С 11 февраля в Галерее искусств Даев 33 работает выставка произведений выдающегося русского и польского художника Станислава Юлиановича Жуковского (1875-1944). На ней представлено 40 живописных и графических работ 1890—1930-х гг. из частных собраний Москвы и Петербурга. Эта выставка юбилейная – в 2015 году исполнилось 140 лет со дня рождения художника.
С.Ю. Жуковский – талантливый живописец-пейзажист, ученик С. А. Коровина, К. А. Савицкого, Н. А. Касаткина, А. Е. Архипова и В.Д. Поленова – один из виднейших представителей русской пейзажной школы начала ХХ века. Значительное влияние на художника в период обучения и в первые годы самостоятельной работы оказало творчество И. И. Левитана.
Картины художника пользовалось большой популярностью у современников, собирались крупнейшими коллекционерами. В настоящее время работы С.Ю. Жуковского находятся более чем в 100 музеях России, Польши и других зарубежных стран.
В экспозиции галереи представлены картины и этюды, созданные в период с 1890-х-1930-х гг. Среди них есть работы, экспонировавшиеся на выставках ТПХВ, Союза русских художников, «Мира искусства» и других творческих объединений. Но многие из них впервые экспонируются для широкой публики. Среди наиболее значимых: «Вечерние лучи» (1901), «Воспоминание» (1902), «Усадьба» (1910), «Журчание весеннего ручья» (1910), «Осень. Терраса» (1910-е), «Альпы. Юнгфрау-Мэнх» (1914), «Лесная речка» (1920-е). Жуковский известен как непревзойденный мастер усадебного интерьера. На выставке есть ряд его интерьерных работ: «Последний луч. Гостиная» (1902), «Кусково. Парадный вестибюль» (1917), «Вечер. Интерьер» (1920), «Интерьер Лазенковского дворца» (1920-е).
К выставке издан иллюстрированный каталог. В нем впервые репродуцирован ряд произведений С.Ю.Жуковского, опубликован список картин московской выставки 1921 года, критические статьи и заметки современников о художнике. В процессе работы над каталогом, в ряде случаев были установлены авторские названия картин, уточнены время и место создания, и их выставочная история.
Галерея работает
Будни с 12.00 до 19.00. Суббота с 12.00 до 18.00. Воскресенье выходной. Вход свободный.
Москва. Даев переулок, 33.
Метро Сухаревская, Тургеневская, Чистые пруды.
Дополнительная информация: тел: (495)608-77-75
Записи с меткой ‘выставка’
«Галерея искусств ДАЕВ, 33» Выставка «СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1875-1944). Живопись и графика из частных собраний с 11 февраля до 15 апреля 2016 года. Адрес: МОСКВА, ДАЕВ переулок, д. 33
Галерея ARTSTORY представляет выставочный проект ВЛАДИМИРА МИГАЧЁВА «КРАЙ ДНЕВНИК НАБЛЮДЕНИЙ» Выставка работает до 3 апреля 2016 года Адрес: МОСКВА, СТАРОПИМЕНОВСКИЙ переулок, дом 14 (м. «Тверская», «Маяковская»). Ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00. Вход свободный.
Пресс-релиз Галереи ARTSTORY
Знаешь, пейзаж – то, чего не знаешь.
Помни об этом, когда там судьбе пеняешь.
Когда-нибудь, в серую краску уставясь взглядом,
ты узнаешь себя. И серую краску рядом.
Иосиф Бродский
Галерея ARTSTORY проводит с 4 февраля по 3 апреля 2016 года крупный персональный проект Владимира Мигачёва – «КРАЙ. Дневник наблюдений». Уже много лет Владимир Мигачёв создает свои масштабные станковые полотна в жанре, по собственному определению, монотонного пейзажа, открывая в нём всё новые глубины и смыслы. Его стиль можно определить, как синтез метафизического реализма и неоэкспрессионизма, обогащённый пронзительной российской пейзажной традицией. В одном из интервью Мигачёв так говорит о себе: «Я русский, здесь родился, вырос и здесь останусь. Для меня всё, что здесь происходит, – это моя проблема, моя боль. У меня ощущение, что надо довести эту боль до предела, как в экзистенциализме, показать этот край, встряхнуть зрителя, иначе никто ничего не увидит».
Основная тема Мигачёва – бескрайние просторы и уходящие в бесконечность дороги. Его сюжеты раскрывают авторскую философию «космоса земли» – как гармонию и противостояние материального и духовного начал. Работы всегда крупноформатны, – большой размер полотен словно ведёт художника за собой, диктует условия разговора о пейзаже и о человеке, который всегда незримо присутствует в этом пейзаже, участвует в его формировании. Отсюда и живописные материалы, которые использует художник в своих произведениях: зола, пепел – главные технические элементы его палитры («для меня важно, чтобы земля оставалась землёй и на холсте»); ещё нередко применяет акрил и кузбасслак. Пишет в основном, руками, что позволяет размер холстов, кисти берёт только для проработки деталей.
Художник родился в 1959 году в деревне на Орловщине. После окончания художественно-графического факультета Кубанского государственного университета остался жить в Краснодаре. Начинал работать в середине 80-х в стиле классического реализма («реализм как буквальное отражение натуры»), затем был период увлечения абстракцией, который закончился в конце 90-х, после трёхлетней работы по росписи православного храма в Краснодаре. Как объясняет сам художник: «Жанр меня уже не интересовал, абстрактной живописью я переболел, поэтому возник пейзаж». В жанре пейзажной живописи Мигачёв стал признанным мастером современного искусства, или, скорее, «актуального искусства», – именно такую формулировку он предпочитает. Хотя, по его словам, чистых пейзажей он не пишет, – для него это всегда «история через пейзаж», главное действующее лицо в картинах Мигачёва – это человек, наблюдающий за природой.
Первая каталожная выставка прошла в Краснодаре в 1987 году. С тех пор персональные и групповые экспозиции работ Мигачёва регулярно проходят в России и за рубежом.
Сотрудничество художника и галереи началось с выставки «Средняя полоса», которая прошла в ARTSTORY в ноябре 2014 г. К выставке «КРАЙ. Дневник наблюдений» автор подготовил новые работы. В рамках проекта состоится презентация монографии, посвященной творчеству Владимира Мигачева.
Галерея ARTSTORY: Москва, Старопименовский пер., д. 14 (м. «Тверская», «Маяковская»). Ежедневно, кроме понедельника, с 12.00 до 20.00. Вход свободный.
Тел. 8 495 650 13 43, info@art-story.com
Контакты для СМИ: 8-916-674-11-69 artstorypr@gmail.com
www.art-story.com
СЕРГЕЙ ЧАЙКУН Выставка «ПРОЛИВАЯ СВЕТ» Представляют МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФОНД и ГИЛЬДИЯ ХУДОЖНИКОВ КИНО Более ста работ художника СЕРГЕЯ ЧАЙКУНА Открытие 5 февраля 2016 года в 18 часов ДОМ КИНО Адрес: ВАСИЛЬЕВСКАЯ ул., д.13 Выставка работает до 26 февраля
О художнике:
Сергей Чайкун, выпускник Московского Архитектурного института 1977 года, член МОСХ и Международного художественного фонда. Сергей Чайкун известен специалистам как график, живописец и художник-иллюстратор. На его счету больше 100 проиллюстрированных книг — Шекспир, Гоголь, Сартр, Фицджеральд, Гофман, Томас Манн, Андерсен, Павич и произведения других авторов, которые были изданы известными московскими издательствами «АПН», «Правда», «АСТ», «Оникс», «Вагриус». Также Сергей сотрудничал с популярными журналами в Москве и за рубежом. Последние три года он работал с издательством «Vita Nova» (Санкт-Петербург), по заказу которого он сделал цикл иллюстраций к произведениям Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и «Сонеты».
Высокую оценку его работам дают такие авторитетные люди в области изобразительного искусства, как действующий член РАХ А. И. Рожин, Президент Союза Московских Архитекторов, академик Российской академии художеств Н. И. Шумаков, в недавнем прошлом Президент выставочного комитета Дворца Наций ООН в Женеве M. Pierre Pelou. По просьбе этого Комитета после проведения персональной выставки во Дворце Наций ООН в Женеве в 2000-ом году, работа Сергея «Источник горизонта» была оставлена и находится там в постоянной экспозиции.
Для воплощения своих художественных идей он использует приёмы очень разных визуальных решений, настолько разных, что удивляет как они вмещены в одном художнике. Но их всех объединяет высокая художественность, неожиданность решений, их философичность и концептуальность. Работы Сергея Чайкуна находятся в частных коллекциях и галереях России, Украины, Англии, США, Швейцарии, Испании, Германии, Японии.
Участие в выставках:
С 1991 года участвовал более чем в 20-ти престижных профессиональных художественных выставках в России и за рубежом, включая ArtExpo (Сан-Франциско).
Персональные выставки состоялись во Дворце наций ООН (Женева, Швейцария, 2000), в галерее ≪Finе Art Vision≫ (Сиэтл, США, 2003). В России персональные выставки проходили в Российском фонде культуры, Московском доме журналиста, галерее ≪Асти≫, в Центральном Доме Союза Архитекторов, Государственной Библиотеке Иностранной литературы и т. д.
Более подробную информацию о художнике Вы можете узнать на сайте художника:www.chaikun.ru. Е-mail: sergey@chaikun.ru.
Выставка «ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В МАНЕЖ» работает до 9 февраля 2016 года
Департамент культуры города Москвы
Объединение «Манеж»
Центральном Манеже коллекционер Феликс Комаров представляет выставку «Эрнст Неизвестный. Возвращение в Манеж», посвященную 90-летию выдающегося скульптора. В экспозицию вошли более ста работ Э. Неизвестного из собрания коллекционера.
На выставке экспонируется более 20 скульптур 1960х-2000х годов, в том числе монументальные работы редкие для частных коллекций. Среди скульптурных произведений представлены: два вида отчасти автобиографической работы «Орфей»; один из множественных вариантов любимого образа и архетипа художника — большой «Кентавр»; скульптура «Новая статуя Свободы», которую скульптор планировал установить на острове Тайвань; одно из самых загадочных творений мастера — «Бертран Де Борн»; скульптурные портреты и многое другое. В экспозиции более 50 живописных холстов и 60 графических работ художника: рисунки, гравюра, литография. Особенностью искусства Эрнста Неизвестного является то, что он неоднократно возвращается к интересующим его темам, создавая множество вариантов одного и того же сюжета. Это можно проследить и в представленных живописных и графических работах: «Кентавр», «Крик», «Сквозь стену», «Поединок». К выставке подготовлен обширный информационный материал: редкие фотографии из архива Феликса Комарова, Свердловского Краеведческого музея и семьи автора; документальные фильмы: «Бронзовый век Эрнста Неизвестного», предоставленный телеканалом «Россия-1», и «Я доверяю своему безумию», предоставленный телекомпанией «Останкино». Значительный объем информации, который невозможно представить в выставочном пространстве Манежа, будет показан зрителю с помощью мультимедийных технологий.
Скульптор, художник и философ Эрнст Иосифович Неизвестный — уникальная творческая личность с непростой судьбой. В СССР Неизвестный получил классическое художественное образование и уже в юности был отмечен на Всесоюзных конкурсах детского творчества. Но Великая Отечественная Война прервала деятельность скульптора: он ушёл добровольцем защищать свою Родину. Военные годы повлияли на восприятие мира художником. Вернувшись к творчеству после войны он занялся поиском нового выразительного художественного языка. К концу 1950-х Неизвестный был лауреатом премий Международных фестивалей, победителем Всесоюзных конкурсов. Работал в качестве художника-иллюстратора, создавал монументальные скульптуры, барельефы в разных странах. В 1962 году после нашумевшей выставки «30 лет МОСХ» в Центральном Манеже, произведения которой подверг жесткой критике Никита Хрущев, Неизвестный стал одной из самых заметных фигур в художественной жизни страны. Работы молодых художников, особенно скульпторов, вызвали резкое неприятие у главы СССР, которое он обрушил на Эрнста Неизвестного, схлеснувшись с ним в грозном споре. Эта роковая встреча в Манеже стала началом конфликта скульптора с властью, который закончился его вынужденной эмиграцией в 1976 году. Вдали от Родины Неизвестный продолжил поиск новых художественных средств самовыражения и создал множество шедевров.
Монументы и скульптуры Эрнста Неизвестного установлены во многих городах мира: в Женеве, Стокгольме, Нью-Йорке, где мастер живет и работает, в центре Кеннеди в Вашингтоне, в разных уголках России: в Москве, Перми, Магадане, Кемерово, Крыму. Сегодня в мире открыты два музея художника – Художественный музей Эрнста Неизвестного на его родине в Екатеринбурге и Музей «Древо Жизни» в Швеции недалеко от Стокгольма. Помимо этого, его работы находятся в музейных собраниях и значимых частных коллекциях по всему миру, в том числе в коллекции Ватикана.
Несмотря на то, что скульптор живет далеко от своей родины, он по-прежнему помнит и любит ее. Как сам он признается: «…Родина для меня это Россия, это Урал, где я родился. В США мой дом, а сердцем я на Урале». В 2004 году в Москве состоялось торжественное открытие скульптуры Эрнста Неизвестного «Древо жизни» — программного произведения автора, идею которого он вынашивал всю жизнь. Скульптору поступало много предложений установить «Древо Жизни» за границей, но ему было важно, чтобы эта работа была установлена именно в России. Сегодня, несмотря на почтенный возраст, Неизвестный продолжает творить.
Многие годы Эрнста Неизвестного связывают теплые отношения с Феликсом Комаровым, которые порой переходят в плодотворное сотрудничество. Феликс Комаров не только друг, ценитель и собиратель произведений скульптора, но и официальный представитель Эрнста Неизвестного в России.
Выставка «Эрнст Неизвестный. Возвращение в Манеж» — не просто очередной проект коллекционера, а его желание представить российскому зрителю искусство, многие годы находившееся за рубежом, а также одно из самых ярких мероприятий, посвященных юбилею художника. Это не только знаковое событие в мировой культурной жизни, но и торжество высшей исторической справедливости.
К выставке издан каталог с иллюстрациями всех представленных произведений и вступительными статьями коллекционера Феликса Комарова и искусствоведов Ю.К. Матофоновой и С.В. Попова.
Одновременно с данным проектом в Центральном Манеже Феликс Комаров открывает выставку «Russian World Gallery», на которой будут представлены избранные произведения из его обширного собрания современного искусства. Выставочный проект носит название одноименной художественной галереи, созданной коллекционером в 90-е годы в США и давшей начало его собранию.
Феликс Комаров ведет активную просветительскую и общественную деятельность. Является членом Попечительского совета Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского и Фонда содействия сохранению культурного, исторического и духовного наследия им. преподобного Андрея Рублева.
Феликс Комаров также является крупнейшим собирателем русской иконописи, создателем ценнейшей коллекции большой Русской иконы. В 2014 году коллекционер представил в Центральном Манеже грандиозную по масштабам и значимости выставку своего уникального собрания «Большая Русская икона. 300 икон из коллекции Феликса Комарова». А в настоящее время готовится к экспозиции его уникальная коллекция из 300 икон «Русские святые», не имеющая аналогов в мире.
Контакты:
Объединение «Манеж» +7 (495) 645-92-76
pr.manege@gmail.com
Контакты для прессы:
Руководитель пресс-службы Елена Карнеева
e.karneeva@moscowmanege.ru, 8(926) 576-40-53
МИХАИЛ АБАКУМОВ. Выставка лучших работ художника из коллекции СЕРГЕЯ БРАЙЛОВСКОГО открыта в ЦДХ на КРЫМСКОМ ВАЛУ, МОСКВА. «МИР ХУДОЖНИК АБАКУМОВА», зал №16, этаж 3 до 7 февраля 2016 года
Выставка «Мир художника Абакумова» работает последние дни до 7 февраля. Экспозиция предоставляет уникальную возможность увидеть работы мастера из частной коллекции Сергея Брайловского.
Организаторы ГАЛЕРЕЯ КОНТРАСТ-АРТ
Подробнее о выставке можно узнать по телефону
+7 925 868-28-28 Леонтьева Екатерина
ЦДХ, Крымский Вал, д.10
зал № 16 этаж 3

Сегодня коллекционер Сергей Брайловский (на фото в центре) представляет широкой публике живопись великого художника Михаила Абакумова на самой главной выставочной площадке Москвы
Выставка
«Мир художника Абакумова»
зал №16 этаж 3
до 7 февраля

Екатерина Леонтьева
Галерея
«Контраст-Арт»
ЦДХ
Организатор выставки
«Мир художника Абакумова»
зал №16 этаж 3
до 7 февраля

Собрание работ Михаила Абакумова из коллекции Сергея Брайловского относится к лучшим по значительности произведений мастера. Опытный галерист и искусствовед Алина Милехина стояла у истоков создания этой уникальной коллекции, которая формировалась долгие годы.
На фото:
коллекционер
Сергей Брайловский
искусствовед
Алина Милехина
галерист
Екатерина Леонтьева
Галерея «Контраст-Арт»
ЦДХ, зал № 16, этаж 3
выставка «Мир художника Абакумова»
до 7 февраля 2016 года

Ирина Артамонова
Заведующая Музейно-выставочным залом
Народного художника РФ М.Абакумова
приехала из Коломны в числе почетных гостей из города — родины художника.
Выступление на вернисаже
28 января 2016 года
ЦДХ, зал №16, этаж 3
до 7 февраля

Анатолий Любавин с супругой на выставке
«Мир художника Абакумова»
Анатолий Любавин профессор, Народный художник РФ, академик, ректор Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова

Екатерина Леонтьева
Галерея «Контраст-Арт»
организатор выставки «Мир художника Абакумова»
Галерея «Контраст-Арт»
представляет творчество русских мастеров советского периода – выдающихся художников второй половины ХХ века. Внутреннее содержание галереи порадует ценителей живописи полотнами, выполненными в лучших традициях классической школы отечественного изобразительного искусства. Авторы галереи – Действительные члены Академии художеств, Народные и Заслуженные художники СССР и Российской Федерации, Заслуженные деятели искусств.

Искусствовед София Загряжская
отметила особенный психологизм работ Михаила Абакумова.
На открытии выставки «Мир художника Абакумова»
ЦДХ, зал №16, этаж 3
до 7 февраля

Ничто не заменит посещение выставки в истинном познании искусства.
Искусствовед Ольга Петрова
отметила, что именно такие выставки имеют особенное значение для популяризации творчества художника.
Ни телевидение, ни публикации в СМИ, а именно непосредственное знакомство с картинами дают полное представление о мастере.
Фото: искусствовед Ольга Петрова на открытии выставки
«Мир художника Абакумова»
ЦДХ
зал №16 этаж 3
до 7 февраля
Открытие выставки КЁКЕНА ЭРГУНА «МОЛОДЫЕ ТУРКИ». Музей современного искусства ГАРАЖ. С 30 января до 26 марта 2016 года
Первая в России персональная выставка Кёкена Эргуна демонстрирует, каким образом знания о традициях, языке и религии могут стать важным инструментом международного влияния и формирования человеческого ресурса для стран.
Темой выставки Кёкена Эргуна является практика Турции по созданию сети турецких школ в разных странах мира, и особенно в тех, где был низкий уровень доступности образования (Кения, Индонезия). Проект включает в себя двухканальный видеофильм, интервью, скульптуру и изображение карты мира. Его основу составляют документальные материалы, отснятые художником во время его визита в турецкие школы в Кении и Индонезии. В школах, как правило, обучается местное население, поэтому центры выполняют образовательную функцию и служат эффективным инструментом формирования межкультурного диалога.
Другим важным сюжетом проекта является участие школьников в Турецкой олимпиаде — ежегодном публичном соревновании по исполнению турецкого фольклора, поэзии и музыки. Документальный фильм, посвященный подготовке и выступлению кенийских и индонезийских учеников, дополняет серия интервью с ними и их преподавателями, которые стояли у истоков создания школ. Изображение карты мира с указанием расположения турецких школ, посольств и маршрутов авиалиний является еще одной составляющей выставки. Карта иллюстрирует разнообразные культурные и коммерческие связи Турции в современном мире. Объединяющий элемент экспозиции — типизированная архитектурная модель турецкой школы.
С одной стороны, проект «Молодые турки» носит исследовательский характер и нацелен на фиксацию современных глобальных процессов и роли образования в дискурсе неоколониализма. С другой стороны, в своей работе Эргун проводит неявные исторические параллели между фестивалем «Турецкая олимпиада» и всемирными выставками, которые репрезентируют стремление стран к культурному обмену.
Проект «Молодые турки» инициирован в 2013 году и подготовлен Музеем современного искусства «Гараж» (Москва) совместно с Protocinema (Стамбул — Нью-Йорк). Фильм «Молодые турки» создан при поддержке Академии мирового искусства (Кёльн), Музея современного искусства «Гараж» и Ассоциации SAHA (Стамбул).
Куратор выставки Юлия Аксенова.
Кёкен Эргун родился в Стамбуле в 1976 году. Изучал актерское мастерство в Университете Стамбула, защитил диплом по древнегреческой литературе в Королевском колледже Лондона, получил магистерскую степень по истории искусства в Стамбульском университете Билги. Некоторое время работал с американским театральным режиссером Робертом Уилсоном, после чего занялся кино и видео. Его многоканальные видеоинсталляции демонстрировались в различных музеях и выставочных залах, включая Музей современного искусства в Париже, Городской музей Амстердама, Музей современного искусства Kiasma в Хельсинки, Центр цифрового искусства в Тель-Авиве, Центр современного искусства «Казино Люксембург», «Протосинема», Художественную галерею Квинсленда, SALT и Кунстхалле Винтертура. Фильмы Эргуна удостоены нескольких наград на кинофестивалях, в том числе Tiger Award в номинации «Короткий метр» на кинофестивале в Роттердаме (2007) и «Особое упоминание» на Берлинском кинофестивале (2013). Работы Эргуна хранятся в таких публичных собраниях, как Центр Помпиду, Берлинский городской музей и Фонд «Кадист».
ДМИТРИЙ БУХРОВ. Выставка «ВЫСОКОЕ БОЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ». ЗВЕРЕВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА с 5 до 11 февраля. Адрес: Москва, ул.Новорязанская, д. 29. Куратор выставки СТАСЯ ДЕМИНА-КОРНЫШЕВ
5 февраля 2016 года Зверевский Центр современного искусства открывает выставку смелой и ироничной декоративной живописи московского художника и татуировщика Дмитрия Бухрова. В экспозицию входят около 50 живописных работ в направлении наивного искусства. Две из них будут проданы в пользу подопечных благотворительного фонда «Подсолнух» — детей с нарушениями иммунитета.
Выставка носит название «ВЫСОКОЕ БОЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ». Личные драматические события, явления более или менее живой природы, условия окружающей социальной среды — все это есть предмет и суть авторского восприятия, высокого, больного, детского. Никогда не обучавшийся живописи, художник считает, что именно «особая атмосфера исконной старины малой родины, обилие непуганых церквей и редкая провинциальная чистота отношений между людьми определили своеобразное восприятие явлений и событий».
Александра Володина, заместитель директора Музея наивного искусства, Россия, Москва: «Бухров смело обобщает формы, свободно играет с композицией и не боится иронии и самоиронии. Такая «наивная» смелость в создании образов и персонажей вызывает живую реакцию зрителя (эти угрюмые моряки или деловитые зверушки легко могли бы поселиться в мире массовой культуры – они живые и узнаваемые, и им удаётся символически ёмко выразить эмоцию или сюжетную тему).
Религиозные образы, проникнутые задумчивым настроением, комические истории, яркие цирковые сценки и мотивы актуальной городской и сетевой культуры – всё это многообразие мирно сосуществует в рамках одной экспозиции, объединённое простым и декоративным стилем художника».
Стася Дёмина-Корнышев, куратор выставки: «Пытаясь понять отличие наивного художника от не-наивного, можно привести в пример дипломированного врача и целителя, шамана. В какой момент жизни мы обращаемся ко второму? Когда ждём чуда.
В работах Бухрова присутствует момент чудоо жидания: в задранных головах простого люда, в ладошке космонавта Юрочки на иллюминаторе, в иконописных ликах людей и зверей, во всех этих его матросах, птицах и ангелах. Не случайно, называя выставку, художник ставит «высокое» и «больное» — в один синонимический ряд с «детским». Именно в детстве чудо так легко соседствует с болью, а ребячество и озорство — с познанием мира. Бухров помнит это и помогает вспомнить своему зрителю».
Работы, экспонируемые на выставке, выполнены акрилом и в смешанной технике на холстах и досках в период 2014-2015 гг. Все работы выставляются впервые, но ряд картин будет приобщен к экспозиции уже из частных собраний.
В рамках выставки пройдет совместная с Фондом «Подсолнух» (учредители — Варя Авдюшко и Тимур Бекмамбетов) благотворительная акция помощи детям с первичным иммунодефицитом. Художник продаст свои работы «Экстравагантный чокнутый» и «Мужичковое счастье (Вечер трудного дня)» в пользу подопечных фонда. Кроме того, все средства от продажи магнитов и миниатюрных репродукций также пойдут на лечение детей, патронируемых фондом.
О ХУДОЖНИКЕ
Дмитрий Бухров
родился в 1971 году в Новгороде. Сменил много профессий, путешествовал. Профессионального художественного образования не получил, однако, рисовал с детства. Особым этапом в жизни и творчестве Бухрова стало знакомство с известным художником и иллюстратором Давидом Хайкиным, которого он считает своим учителем.Дмитрий Бухров, художник
«Мои работы – о добром, о хорошем и вечном. О любви, о жизни… Они неактуальны, их не видно за суетой. И пусть будет так. Не хочу быть модным. Хочу быть неактуальным и вечным».
Живописные работы художника находятся в частных коллекциях США, Великобритании, Мексики, Франции, Японии, Израиля, Германии и др., в экспозиции Музея наивного искусства (Москва), а также в собраниях представителей деловой и политической элиты России, деятелей шоу-бизнеса.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 — Музей Наивного искусства (Москва)
2014 – Муниципальная библиотека г. Шантийи (Франция)
2013 — «Ангелы и Нет» в галерее JJDavies (Москва)
2013 — Арт-проект «Тattoo. Compot», галерея Центра печати и графики (СПб)
2013 — «Без Страховки/No Вackup» — авторский международный арт-наив проект, Галерея Центра печати и графики (СПб)
2012 — «Стояли Звери Около Двери», галерея JJDavies (Москва)
2011 — «Без Страховки/No Вackup» — авторский международный арт-наив проект, Городской выставочный центр (В. Новгород)
2011 — Jourdan Patricia Galerie d`Art (Шантийи, Франция)
2010 — Галерея Gilles Febvre (Лион, Франция)
2009 — «Деревянная рождественская открытка», галерея «На Торгу» (В. Новгород)
2008 — «Рождественская коллекция» в МДСТ «Дом» (Москва)
2006 — «По небу Ангелы летят» в МДСТ «Дом» (Москва)
ГРУППОВЫЕ ВЫСТАВКИ
2014 — «Аттракция современного искусства» арт-сообщества Secret Art
2013 — Международный Арт-наив фестиваль «Light over Jerusalem» (Израиль)
2013 — Выставка художников наивного искусства в Газпромбанке (Москва)
2012 — Всемирный Арт-наив фестиваль, 2-е место, Приз зрительских симпатий (Катовице, Польша)
2012 — «Весенняя выставка», галерея «Март» (Санкт-Петербург)
2012 – «Dollart-2012» – совместно с Алиной Татарской, ЦСИ «Марс» (Москва)
2011 – Выставка в компании Agence Internationale Mercure (Париж, Франция)
2010 — «Диагноз март», авторский проект в галерее «На Торгу» (В. Новгород)
2008 — «Art Spring» в Royal Yacht Club (Москва)
КОНТАКТЫ
Художник — Дмитрий Бухров
www.elcapitan-art.ru
fb: facebook.com/bukhrov
vk: vk.com/elcapitan_art
Куратор выставки — Стася Дёмина-Корнышев
+7 916 673 0107
protubero@gmail.com
fb: facebook.com/stasya.dyomina
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДCОЛНУХ»
Фонд создан в 2006 году продюсером и режиссером Тимуром Бекмамбетовым и художником и продюсером Варей Авдюшко. «Подсолнух» обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением детей до 18 лет, которые страдают первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями.
Сегодня под опекой Фонда — более 600 детей со всех регионов России. Поддерживающая терапия позволяет подопечным вести яркую полноценную жизнь. Однако высокая стоимость лекарств и трудности с их получением от государства не оставляют родителям выбора: средства собирают благотворители. Каждый день для маленьких пациентов детских клиник — это борьба за выживание. Вместе с благотворителями и друзьями фонда «Подсолнух» они ежедневно побеждают в битве за иммунитет!
КОНТАКТЫ
www.fondpodsolnuh.ru
fb: facebook.com/fondpodsolnuh
vk: vk.com/fondpodsolnuh
ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ОРЛОВСКИЙ. Профессор МАРХИ, Заслуженный архитектор России, профессор Московского отделения Международной Академии Архитектуры. Интервью по поводу персональной выставки в ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ АРХИТЕКТОРА. (Записано в декабре, 2015 года)
Арт-релиз РФ: Вы организовали большую по объему выставку авторских работ. Только композиций, картин на холстах более 100 работ, не считая архитектуры. На выставке также представлены архитектурные проекты, фотографии построенных храмов, эскизы космических инсталляций, архитектурные фантазии, графика, акварели. В настоящее время в век цифровых технологий и интернета отношение к таким универсальным выставкам меняется. Кому –то лучше
и интересней рассматривать работы в интернете, а кто-то традиционно предпочитает непосредственное, чувственное общение с работами на выставке.
Виктор Федорович: Безусловно выставки лучший способ общения художника с миром. В моем случае композиции, космические инсталляции, архитектура, картины- это разные формы единого творческого процесса познания мира. В то же время ценность работы часто определяется не размером и формой, а идеей, ее гармонией, проникновением в суть вещей. Поясню свою мысль на классическом примере. Что более значимо в иерархии искусств картина Леонардо Мадонна Лита или архитектурный объект собор Св. Петра в Риме? Если рассматривать их как произведения искусства, то независимо от размера, формы и пластики они оба бесценны. Поэтому я рассматриваю наряду с живописью и архитектуру как объект искусства и соответственно выставляю ее наравне с картинами. Персональная выставка –это демонстрация личного творчества, главной формы свободного выражения художника, архитектора. Творчество во многом таинственный, необъяснимый человеческий акт. Мне близка трактовка этого процесса Н. Бердяевым. «Творчество-переход из небытия в бытие через акт свободы.» «Свобода творчества есть ответ твари на призыв творца и творческий подвиг человека есть исполнение сокровенной воли творца, который и требует свободного творческого акта.» Через выставки художник ведет сложный диалог с обществом о самых насущных проблемах, включая и так называемые вечные вопросы смысла и назначения человека в этом мире. Но непосредственное физическое присутствие на выставке в отличии от интернета позволяет увидеть и почувствовать истинный цвет, форму мазка, живую эволюцию идеи по эскизам и вообще полноценно ощутить живую ауру творчества. Правда в плане архитектуры хорошо было бы в дополнение к выставке и одновременно увидеть архитектуру храмов в окружении природы. В будущем я все же планирую и включение экскурсий в экспозицию выставок.
Арт-релиз РФ: Выставка сложная, многоплановая. Можете Вы сформулировать некую идею как главную мысль выставки и что Вы считаете Вашим личным вкладом в искусстве.
Виктор Федорович: Мой личный вклад в искусство как мне представляется, — это созданное мною художественное направление «космопластицизм». Искусство как важнейшая форма творчества является органической частью космического процесса развития цивилизации и «космопластицизм» есть осознание этого процесса в искусстве в новых условиях развития цивилизации в ХХl веке. Я неоднократно высказывался по этому поводу. В настоящее время, как я заметил, многие коллеги уже воспринимают направление «космопластицизм» как некую свершившуюся реальность. Что уже большой прогресс. У архитекторов «космопластицизм» ассоциируется преимущественно с новым космическим масштабом пластики, но я хочу обратить внимание на важнейшую составляющую парадигмы этого явления –космическое качество во всех формах искусства. Космическая составляющая незримо присутствует в той или иной степени в любом произведении искусства. В ХХI веке это качество поднимается на новый уровень. Было бы примитивно понимать «космопластицизм» как буквальное изображение космоса. Это явление более сложное и тонкое. Так как оно присутствует во всех формах жизни, то и в искусстве оно обладает всеобщим качеством. Как становится известно из области науки человек-продукт космоса, а творчество-инструмент его познания. Отсюда следует и качественно новое отношение к творчеству, к искусству. Если бросить беглый ретроспективный взгляд на развитие искусства в прошлые века, то мы увидим, что чувством космоса проникнуты все виды искусства. Мегалиты, дольмены Стоунхенджа, наскальные фрески, пещерные храмы, пирамиды Египта, утопические проекты идеальных городов эпохи Возрождения, строительство грандиозных соборов в средние века, авангардные течения (супрематизм, нэопластицизм и т. д.) ХХ века — на примере этих арт объектов видно как человечество посредством науки и искусства формировало свое будущее, постигая тайну мироздания и проникая все глубже в мир космоса. В ХХI веке произошел качественный скачек в сознании человека. Современные технологии раздвинули горизонты познания до фантастических размеров. Появились и ранее невиданные фантастические практические возможности и в области архитектуры и искусства. В области теоретических изысканий мною написано ряд статей, книг, но хочу вернуться к выставке. Главная ценность юбилейной выставки-это большое количество единовременно выставленных композиций, картин, архитектуры, демонстрирующих авторское видение концепции космопластицизм. Как трудно представить к примеру сюрреализм без картин Дали, Танги, Эрнста, Магритт, так и космопластицизм невозможно представить без авторских космических инсталляций, композиций и архитектуры. Кстати, многие посетители высказали пожелание создать постоянную галерею «космпластицизм».
Арт-релиз РФ: Ваши работы необычны. Им также присущи ощущения тайны. Это какой-то иной мир и в тоже время они близки человеку, созвучны его мироощущению. Можете Вы назвать в этом плане наиболее близкие Вам работы и объяснить их смысл.
Виктор Федорович: Создание картины для меня-это всегда проникновение в неизведанные сферы человечества. В моем понимании если художнику удалось расширить наше представление о мире и открыть новое качество, то вероятно в этом случае и состоялось его становление как подлинного творца. Так что новое качество есть неотъемлемое свойство настоящего произведения искусства. Но новизна не появляется вдруг из ничего. Очень часто для достижения этого качества необходимо освоить творчество предшествующих эпох, образно говоря встать на их плечи, чтобы увидеть новые горизонты. Космопластицизм это вершина пирамиды, фундамент которой базируется на достижениях предыдущих эпох. Этот процесс я представил в виде таблицы эволюции чистых форм в искусстве. В личной практике возможно одной из самых таинственных работ является картина «Знамение» х. т. Размер 60х120см..2000г. Часто рассматривая картины таких старых мастеров как Леонардо и Сальватора Розы я сильно подпадал под их влияние, остро ощущая их таинственную ауру. И в какой-то момент я почувствовал необходимость создать свою версию на тему этих картин, но с современным подтекстом. Картина появилась спонтанно, как бы помимо моей воли. Я не уверен, что она закончена и возможно я еще вернусь к ней. В моем представлении картина «Знамение» -это диалог со старыми мастерами и размышление о жизни, космосе, о судьбах нашей цивилизации. Тайна «Знамения» еще не раскрыта, и возможно картина уже мое послание в будущее.
Арт-релиз РФ: Юбилейная выставка – это в известном смысле и творческий авторский отчет о работе за эти годы. Могли бы Вы выделить наиболее удачные работы в вашей практике и чем они интересны.
Виктор Федорович: Мне все работы одинаково дороги, но есть среди них и такие, судьба которых сложилась удивительным образом. К примеру космическая инсталляция «Дорога воспоминаний»1981 год. Она родилась в период моих мучительных поисков гармонии в архитектуре. Был довольно длительный период брожения , но видение этой композиции пришло во сне. В дальнейшем я написал ее на одном дыхании. В ней сконцентрировалась квинтесенция гармонии чистых, рукотворных форм в виде бесконечного плато из гигантских квадров, размещенных в пространстве земных стихий безбрежного моря, неба и скал. И главное картина-инсталляция на уровне подсознания воспринимается как прошлое и одновременно будущее нашей цивилизации. В дальнейшем она стала одной из базовых работ в космопластицизме. Композиция выдержала испытание временем Она также по признанию коллег, а это сегодня известные художники, повлияла и на их творчество.
Арт-релизРФ: Вы пишете картины, работаете как архитектор и одновременно преподаете в архитектурном институте. Многоплановая форма творческой деятельности. Кем Вы все же себя считаете-архитектором или художником и кто Ваши учителя по жизни?
Виктор Федорович: Начну со второй части вопроса. В юности пережил влияние многих старых и современных художников и архитекторов. Это Леонардо да Винчи, Рафаэль, Пикассо, Дали в дальнейшем Брунеллески, Булле, Корбюзье, Щусев. Я и сейчас их высоко ценю. Современные технологии высветили их творения в новом свете. В то же время чрезмерно частое цитирование приглушило их истинное величие. Архитектурная составляющая является главной в моем мировоззрении. Я люблю цвет, живопись, музыку, скульптуру, но как мне представляется именно архитектурное мировоззрение позволяет мне обостренно воспринимать эти виды искусств, органично чувствовать их специфику. К примеру представленный нами проект музея Гуггенхайма в Хельсинки-это синтетическое произведение, в котором есть и архитектура и скульптура и музыка и живопись. Но все виды искусств синтезированы в единый арт объект искусства ХХl века. Все сказанное можно отнести и к космическим инсталляциям «Дорога воспоминаний», «Территория сновидений и к ряду других работ. Не взирая на возраст, я чувствую себя по- прежнему архитектором мечтателем, фантазером и в то же время я как в детстве бесконечно далек от своей мечты. Я конечно же архитектор, но временами во мне кто-то упрямо твердит, что ты художник и от этого не уйти.
Арт-релиз РФ: Ваше отношение к различным видам современного искусства, в том числе и к так называемому актуальному искусству.
Виктор Федорович: Искусство есть устоявшийся общечеловеческий институт, имеющий свою органичную природу. Искусство, если оно настоящее всегда актуально вне зависимости от времени. В то же время Формы искусства часто в зависимости от идеалов общества занимают различные актуальные ниши. Так для эпохи Возрождения главными формами были живопись, скульптура, поэзия. В началеХХ века на знамени эпохи была архитектура как важнейший вид искусства. В ХХI веке искусство в традиционных формах постепенно уходит с главных позиций и занимает соответствующую нишу. Но в сфере архитектуры искусство ждет небывалый расцвет. Появились невиданные ранее фантастические, технические возможности осуществить любую мечту. Если мечта Татлина башня третьего интернационала была несбыточной, то уже в ХХI веке ведущие архитектурные звезды творят истинные чудеса, по сравнению с которыми и башня Татлина и пирамиды Египта выглядят детской забавой. Если говорить о личном вкладе, то я надеюсь, что мои работы как своего рода мечты художника будут востребованы в будущем так же как востребованы в наше время проекты Буле, Леду, Лисицкого, Чернихова. Несколько слов об актуальном современном искусстве. Современное искусство стремится расширить свои рамки за счет смежных видов (фотографии, кино театра) .В этом процессе возможны находки и это интересно. Одновременно с этим появились и уродливые формы симбиоза- прославится любой ценой. Это явление не ново. Достаточно вспомнить Герострата, который поджог храм Артемиды с целью прославления. Современные геростраты от искусства-это антихудожники, паразитирующие на истинных ценностях человека. И с этим современному цивилизованному обществу придется бороться.
Арт-релизРФ: Расскажите о планах на будущее, о чем мечтаете?
Виктор Федорович: Парадокс в том, что несмотря на годы я только сейчас начинаю понимать смысл своей профессии. Существует мнение среди коллег, что все уже в эти годы сделано, я же считаю сделанное своеобразной прелюдией к тому что предстоит сделать. Будущее открыто для всех, мне еще есть что сказать, но тем не менее все в Божией власти и я надеюсь на лучшее.
ВИОЛЕТТА НЕЧАЕВА. Выставка «НАЧАЛО». В залах РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ, в Галерее искусств по адресу: ул. ПРЕЧИСТЕНКА,19
«Начало».
Выставка произведений Виолетты Нечаевой.
29 января – 21 февраля 2016 года
29 января 2016 года в 18.00 в залах МВК РАХ Галерее искусств по адресу: ул. Пречистенка, дом 19 открывается выставка «Начало», на которой представлены живописные произведения почетного члена Российской академии художеств Виолетты Анатольевны Нечаевой.
В.Нечаева родилась в 1971 году. В 1999 году окончила Московский государственный текстильный университет им. А.Н.Косыгина (ныне — Московский государственный университет дизайна и технологии) по специальности — художник-стилист. Затем начала преподавательскую деятельность в этом учебном заведении в качестве доцента кафедры «Искусство костюма и моды».
В 1999 году В.Нечаева возглавила дизайнерское бюро и создала фирму по производству женской одежды и униформы. В своей творческой деятельности она обращается к разным видам и жанрам изобразительного искусства, является участником и лауреатом целого ряда международных и российских конкурсов, показов по костюму, живописи и авторским куклам.
В экспозиции представлено около 50 произведений, созданных автором за последние годы: портреты, жанровые композиции, городские и сельские пейзажи, натюрморты и др., выполненные мастихином в свободной манере. На полотнах художника – портреты родных и близких, подмосковные пейзажи, а также созданные по результатам зарубежных поездок портреты представителей одного из эфиопских племен, пейзажи, на которых запечатлены узкие флорентийские улочки, пруды лондонского Гайд Парка и др. Напряженная форма, контрастный колорит придают работам художника дополнительную эмоциональную окраску.
Художник организует и проводит различные конкурсы, биеннале, студенческие показы моделей одежды, а также принимает активное участие в зарубежных выставках.
В 2013 году В.Нечаева окончила Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования по программе «Психология», является действительным членом профессиональной Психотерапевтической Лиги. В том же году удостоена звания почетного члена Российской академии художеств в области дизайна.
В.Нечаева является автором более 30 портретных кукол, находящихся в частных коллекциях ряда зарубежных стран.
Выставка работает по 21 февраля.
Аккредитация. тел.: (495)637-47-71, 637-25-69 E-mail: rah1757@yandex.ru
Управление информации Российской академии художеств
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА-КОВЕ и АНТОН КЕТОВ. Персональные выставки в МУЗЕЕ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА. «Графика. Живопись. Скульптура». до 31 января 2016 года
Государственный литературный музей и Творческое объединение «Призыв» приглашает на открытие персональных выставок художников Евгении Кове-Петровой и Антона Кетова «Графика. Живопись. Скульптура».
Выставка работает с 13 по 31 января. «Призыв» – созданное в 2009 году творческое объединение художников, активно ищущих свой собственный путь в изобразительном искусстве. Художественный мир каждого их них глубоко индивидуален и самодостаточен, а их совместные выставки – это, прежде всего, «призыв» обратить внимание зрителей на свойственное современному искусству многообразие поисков самовыражения, умение сочетать самые разные стили и направления.
Работы Евгении Кове-Петровой – своеобразный невербальный дневник, отражающий самые разные состояния души. Прошлое и будущее, воспоминания и предчувствия, радость и огорчение, страх и восторг – все фиксируется посредством самых неожиданных образов. Символика и экспрессия – её излюбленные приемы. Стиль, в котором работает Евгения, можно условно определить как «символический экспрессионизм». Даже те рисунки, которые, казалось бы, носят чисто декоративный характер, отражают в символической форме не только вкусовые пристрастия автора, но и специфику его мировосприятия.
Антон Кетов для реализации своих художественных идей использует самые разные направления и формы изобразительного искусства, пребывая в неустанном творческом поиске. Занимается живописью, графикой, скульптурой, создает коллажи и рельефные композиции, переделывает и трансформирует до неузнаваемости самые обычные вещи в уникальные произведения искусства, вселяя в них новую яркую вечную жизнь. Направление, в котором работает Антон, можно определить как «синтетический экспрессионизм»: экспрессионизм в смысле разнообразия личностного самовыражения; синтетический — в плане единения, синтеза, самых разных приемов, техник и стилей.
Евгения и Антон – члены Творческого союза профессиональных художников.
Выставляются с 2009 года (персональные выставки в ЦДХ). В 2011 и 2013 гг. – совместные выставки в Государственном Литературном музее (Дом В. Я. Брюсова).
В период с августа 2010 по октябрь 2015 – участие в коллективных выставках московских художников за рубежом: художественная галерея г. Портбайль, Нормандия, (Франция); Центр русской науки и культуры, Брюссель (Бельгия); картинная галерея, Стокгольм (Швеция), художественная галерея г. Касторья (Греция), Центр русской культуры и искусства, Пекин (КНР), картинная галерея «Пегас», Лимасол, Кипр; Центр русской культуры и науки, Рим (Италия); Клубный центр отеля Чита-дель-Маре, Сицилия (Италия).
Творчеству Евгении Кове-Петровой и Антона Кетова посвящена телевизионная программа «Столетие спустя», созданная в рамках цикла «Парадоксы авангарда» на Первом образовательном канале (СГУ-ТВ) в 2010 году и неоднократно показанная в эфире.
В 2015 г. оба художника стали героями телепрограмм цикла «Современное искусство: калейдоскоп имен и явлений»: «Синтетический экспрессионизм Антона Кетова», «Мир искусства Евгении Кове-Петровой» (Первый образовательный канал. Эфир – октябрь 2015).