Архивы рубрики ‘Персоны’

ХУДОЖНИК ЕЛЕНА ГУРВИЧ. Композиция «ЗЕМЛЯ», 2007 г., Холст, масло, 85х85

Художник  Елена Гурвич.  Композиция  "Земля".  2007 г., Холст, масло,  85х85

Художник
Елена Гурвич.
Композиция
«Земля».
2007 г., Холст, масло, 85х85

ВИКТОРИЯ ХАН-МАГОМЕДОВА, искусствовед, член МОСХа, секция критики. Статья «РЫЦАРИ ИСКУССТВА. УСТРЕМЛЕННОСТЬ К БЕСКОНЕЧНОСТИ»

«Среди всех видов искусства абстрактное – самое трудное. Оно требует от вас умения хорошо рисовать, обостренной чувствительности к композиции и цветовым сочетаниям и чтобы вы были истинным поэтом».
(В. Кандинский)

АФИША ВЫСТАВКИ сИНИЙ

В изобразительных искусствах концепция абстрактного получает значение «не связанного с реальностью». В абстрактном искусстве появляются образы, не изображающие действительность, не принадлежащие к нашему визуальному опыту. То есть содержание в абстрактном искусстве выражается в свободных композициях из линий, форм, цветовых сочетаний, не имитирующих конкретную реальность, в которой мы живём.

Абстракция возникла в начале ХХ века, но её присутствие можно обнаружить во многих творениях прошлого, абстрактные изображения, например, появляются на древнегреческих вазах, в средневековых миниатюрах. Но абстрактное изображение здесь имело чёткую эстетическую направленность: это декорация.
В ХХ-ХХ1 столетиях абстрактное искусство обладает абсолютно иным назначением: оно стало коммуникацией, выражает содержание и значение, ничего не заимствуя из изображений уже существующих вокруг нас.

Итак, абстракционизм – беспредметное искусство, которое не соотносится с внешними реалиями, природными элементами, предметами. Темой абстрактных картин являются цвет и форма, материалы и поверхность, фактура. Красота и непредсказуемость абстракции в том, что она ни на что не похожа, а потому является идеальным способом выражения величественных концепций и вневременных проблем духовного характера и благоприятствует исследованию тайников человеческой души. Впрочем, это вовсе не означает, что абстрактное искусство всегда наполнено глубоким экзистенциальным значением.

Абстрактная картина может быть простой и красивой, гармоничной по цвету и ритму.
Но истинная природа абстракции поощряет очень свободные ассоциации. Это означает, что вы можете приписать произведению любое значение и интерпретировать его по своему усмотрению. Это требует повышенной восприимчивости, как от художника в процессе творчества, так и от зрителя, оценивающего абстрактные произведения.
Подобно музыке, имеющей свои звуковые построения, абстрактное искусство базируется на гармонии орнаментов и цветовых ритмов, форм и линейных конфигураций. Абстрактное искусство выражает вещи за пределами того, что мы видим перед глазами. Вместо живописания образов, которые можно легко охватить и понять, абстрактное искусство фокусируется на тонком мире эмоций и бессознательном, исследует вневременные проблемы, трансцендентное.

Абстракция рождается около 1910 года, благодаря русскому художнику Василию Кандинскому. В Мюнхене по инициативе Кандинского, Габриэллы Мюнтер, Кубина, Макке и Франца Марка в 1911 году был создан «Синий всадник», одно из крупнейших авангардистских объединений, ставшего предшественником абстракционизма. Однако абстракционизм Кандинского сохраняет глубоко укоренённую экспрессионистическую матрицу. Название объединения намекает на скрытую духовность синего цвета и спасительную миссию «художника-всадника-рыцаря». Согласно теории цвета Кандинского, синий – небесная краска, светло-синий воплощает звук флейты, темно синий – звук виолончели. Чем глубже синий, тем больше он устремлен к бесконечности. Художники «Синего всадника» считали синий цвет исключительно духовным. А тема всадника-рыцаря связана со средневековой иконографией, прежде всего с образом Святого Георгия, убивающего дракона.

«Синий всадник» также выявил новый тип художника, который должен освободиться от условностей, установок, принятых в обществе, в знак отказа от брутальности истории и в тоге защитника должен вести искусство от материальности к духовности.
В галерее «Дрезден» на выставке «Синий мост» (подзаголовок «Связь времён») представлены произведения Игоря Снегура, Владимира Опары, Степана Гордеева, Ларисы Белимы, Виктора Пушкина, Арама Акопяна, Карлена Мурадова, Натальи Толстой, Яна Давидофф, Андреаса Хорлица.

Участники выставки предлагают зрителям совершить путешествие в непредсказуемый мир форм и цветовых сочетаний, чтобы лучше понять важность и актуальность абстрактного искусства и его эстетическую эволюцию во времени. Стилистическое разнобразие и свободное владение языками абстрактного искусства помогает им документировать собственную экспрессивную актуальность. Каждый развивается, согласно разным оптикам и перспективам. Одни предпочитают обогащать стилистику экспрессивной абстракции, другие находят свою образную систему, экспериментируя в простр анстве геометрической абстракции, третьи обращаются к неоконцептуализму.

Слова «мост» и «связь времен» не случайно появляются в названии выставки, ибо участники ориентируются на открытые Кандинским законы воздействия и восприятия цвета, линии, пятна, взаимодействия
цвета и формы. В работах каждого художника есть и магия, и суггестивность, и музыкальность, присущие творениям Кандинского. Но как современные художники каждый участник выставки «Синий мост» находит свои принципы, свои законы, свои способы комбинирования беспредметных форм, экспериментируя с пространством, цветом, светом, использованием необычных материалов. И в этом действительно прослеживается связь времен.
Участники выставки ощущают себя последователями художников «Синего всадника». А «Синий всадник», как известно, являлся мостом между немецкой и русской школой. Кандинский намечает мосты между предметностью и беспредметностью, сохраняет и разрывает их. Ту же тенденцию продолжает и развивает в своих захватывающих полотнах Степан Гордеев («Джаз», «Красавица и полярный медведь»). Его поискам созвучна ориентация Кандинского на выявление средствами искусства эмоционального состояния и выяснение роли подсознания в творческом процессе. В каждой композиции он создает живописно-пластическую драматургию из пятен и линий, то разрывая, то объединяя абстрактные мотивы-знаки, приобщая зрителей к своей мистической вселенной, заставляя постигать законы восприятия цвета, линии, пятна.
Продолжая традиции как экспрессивной, так и геометрической абстракции, чрезвычайно изобретательный мастер разнообразных живописных стилей, Игорь Снегур создал свой, редкий тип метафизической абстракции. В некоторых произведенияхх простейшие геометрические фигуры – круг, треугольник, квадрат – проникают, накладываются друг на друга. Но эти, кажущиеся на первый взгляд, простыми работы с лаконичным формами, тонкой цветовой нюансировкой наделены глубочайшим смыслом, доставляют наслаждение утончённому эрудиту и являются результатом кропотливого труда. В своих произведениях автор исследует важные для человека понятия и ценности: жизнь, бессмертие, истина, красота, соразмерность.
Используя и искусно развивая неограниченное картинное пространство Кандинского Виктор Пушкин помещает в него крупную абстрактную форму, имеющую очень отдаленную связь с природным или сюжетным мотивом («Магриб»). Свечение фона, красота цветовых сочетаний, неопределенность и загадочность форм-конструкций рождают ощущение приближения к чудесному («Даная»). Такая театрализация неслучайна, этому благоприятствует многообразная деятельность Пушкина: графика, сценографа, живописца, фотографа, всегда готового удивлять зрителя и раскрывать для него тайны творчества.
Владимир Опара, вдохновляясь творчеством своих великих предшественников, – Кандинского, Малевича, конструктивистов, – нашел свой неповторимый язык в живописи, используя даже такие грубые и необычные материалы как гвозди, металлические таблички, компьютерные платы, придумал свою оригинальную технологию («Мальчик карбюратор и его мама»). Речь идет о фундаментальной живописи, направленной на исследование морфологии и смысла собственных поисков, истоков значения не только посредством нахождения новых цветовых сочетаний, но с помощью четко определенных средств и материалов, хорошо смешанных. Художник никогда не впадает в банальность. Полученная картина-ассамбляж наделяется благородным поэтическим звучанием, свидетельствует о современных ритмах жизни и погружает в глубины души человека. В его вещах царит материя, плотная и чувственная, в которую вкраплены почти неуловимые знаки, сгустки цвета, усиливающие цветовую игру.
Рассматривая абстрактные композиции Арама Акопяна осознаешь, что абстрактное искусство – своего рода визуальная поэзия. Но вместо слов и предложений используются цвет, линия, форма, фактура, чтобы создать визуальный танец духа. Звучные краски, продуманные композиционные решения, красивая фактура, игра наложениями, сопоставлениями геометрических форм – все направлено на выявление средствами искусства эмоционального состояния человека и подчеркивания роли подсознания в творческом процессе («Композиция №1», «Композиция №2»).
Картины Карлена Мурадова, увлеченно работающего с пятнами и плоскостями цвета, выполнены в стилистике лирической абстракции. Его творения представляют собой форму экспрессивной абстракции, трансформирующей природные мотивы, предметы, которые должны вызывать у зрителей чувства, подобные эмоциям, рождённым впечатлениями из реальности. Воспринявший традиции Запада и Востока Мурадов, специалист по текстилю, художник-дизайнер, керамист и в абстрактной живописи нашел свою нишу, используя свой богатый опыт. Его абстракции рождаются из выразительных качеств внешних природных элементов. Чем больше вглядываешься в его работы, тем больше осознаешь, что они возникли в результате тщательной трансформации внешних примет реальности в захватывающие пространства, беспредметные декорации, похожие на интерьеры, в которых проявляются тайные опознавательные знаки, намекающие на озеро, полоску земли, столб. Призрачные очертания завораживают, рождают в воображении многозначительные образы.
Неудивительно, что родившаяся в семье художников Наталья Толстая обладает такой высокой живописной культурой, мощной креативностью, безупречным чувством цвета, отлично развитым композиционным мышлением. Она черпает вдохновение у представителей авангарда начала ХХ века, в творениях Малевича, Татлина, Кандинского, итальянского художника Альберто Бурри. В праздничном, светоносном пространстве её картин-коллажей (чаще доминирует красный цвет), рельефов появляются различные знаки: точки, полосы, круги, спирали, квадраты… Порой даже кажется, что в работах художница занимается исследованием и возрождением материи и находит метод для реализации возникающих в воображении образов. Непритязательные материалы (мешковина, гайки, железная сетка, медная проволока, пуговицы, металлические элементы) подвергаются изысканному и артистичному преобразованию при внедрении в живописное пространство. Таким образом обыденная реальность возвышается и автор ориентирует зрителя на более высокий духовный уровень общения с её творениями, неизменно притягательными.
В некоторых работах она даже придумала свой «иероглифический алфавит», узнаваемый, препарируемый в различных контекстах и ситуациях. Но всегда в её искусстве ощущается стремление в первоосновным средствам и знакам, «говорящим» о современном мире.
Толстая изменяет структуры используемых материалов, акцентируя их, сохраняя элементы их использования. Так она контролирует быстро исчезающую материю. Помещенные в картину инородные элементы образуют новые связи или диалектические совмещения, рождая пространство-геометрию, пространство-время. Но торжествует надо всем пространство памяти.
Демонстрируемые на выставке «Синий мост» работы Толстой («Встреча», «Русский пейзаж»…), с использованием белого фона, более лаконичные, более многозначные, более философские, чем ранние картины-коллажи. «Иероглифические знаки» напоминают человечков, петля намекает на космическое пространство.
Найдя свою оригинальную знаковую систему, Толстая обогащает язык современного абстрактного искусства.
А Лариса Белима, автор своеобразных поэтичных абстрактных композиций, предлагает зрителю увлекательную игру, заставляя разгадывать ее ребусы, значения, придумывать истории. Вполне закономерно, что Белима, являясь истинным продолжателем традиции Кандинского, первостепенное внимание уделяет цвету. В ее работах пленяет свежесть чистых и прозрачных цветов. А цвет приобретает качество образа и открывает некую экзистенциальную правду. Ей близка разработанная Кандинским теория цвета, согласно которой абсолютно зеленое – самая спокойная краска, никуда не движется, не имеет привкуса ни радости, ни печали, ни страсти, благотворно действует на утомленных людей и их души. Черное обозначает нечто погасшее, сожженный костер, конец жизни. Фиолетовое – печальное, погашенное, болезненное.
Молодой художник Ян Давидофф, живущий в Мюнхене, создает картины на грани между фигуративностью и абстракцией («Scan 1», «Scan П») . В его работах на выставке прослеживаются неожиданные аллюзии к творениям Франко Анджели 1960-х годов, воспроизводившим исторические эмблемы и символы власти – свастики, разорванные доллары. Иное время, иной контекст. Используя смешанную технику и патину времени, Анджели сотворял своеобразные фильтры времени, как и наш художник. Но работы Давидофф более мягкие, лиричные, хотя в них и прочитывается скрытое напряжение.
На черном фоне предстают золотые силуэты персонажей, заимствованные из его фотопутешествий, обработанные на компьютере. Преувеличенные или нивелированные силуэты утратили изначальное значение и вводятся в новый контекст, оцениваются иначе. Зритель сталкивается с проблемой соотношения индивида и толпы. В картинах художника отдельный человек теряется и можно видеть только доминирующую толпу. Его работы рождают ощущение неуверенности и в то же время стремление к самоутверждению, ориентируют на размышление об унификации в современном обществе.
Андреас Хорлиц, получивший известность своими инсталляциями из стекла и зеркал, на протяжении тридцатилетней творческой карьеры создавал крупные архитектурные site specific инсталляции, фотографии, световые работы… Хорлиц увлечен научными изысканиями, одержим идеей соединения науки и искусства, постоянно занимается поисками новых форм, материалов, их необычных сочетаний. Он часто использует в работах оптические приспособления и заполняет свои творения символическими знаками. Работа «Плюмаж» отличается повышенной эмоциональностью: густые алые, ультрамариновые, голубые, синие цветовые сочетания загораются как самоцветы, преображая пространство галереи. Эта своеобразная мандала напоминает «окно-розетку-витраж» в готическом соборе, считавшуюся наивысшим выражением средневекового духа и указателем пути к мудрости и спасению. Работы Хорлица настраивают на медитацию.
Выставка проходит в рамках проекта Дрезден-Москва, Москва-Дрезден.
«Цвет это клавиша, глаз – молоточек, душа – многоклавишный рояль. А художник является рукой, которая с помощью разных клавиш заставляет вибрировать тончайшие струны человеческой души» – писал Кандинский. Участники выставки нажимают на нужные клавиши.

Виктория Хан-Магомедова, искусствовед, член МОСХа, секция критики

Александра Загряжская: «ЦВЕТ КАК ОБРАЗ». Работы художника ЛАРИСЫ БЕЛИМЫ в коллекции АРТГАЛЕРЕИ «ДРЕЗДЕН».

Художник  Лариса Белима

Художник
Лариса Белима

«Человечество когда-то обладало незаурядными способностями», — говорит художник Лариса Белима, — «об этом свидетельствуют многие достижения древних, которые до сих пор нам кажутся чудом и многие из которых невозможно повторить даже в век технического прогресса». Художник видит причину необыкновенных открытий и мудрости наших предшественников в том, что они были тесно связаны с природой и жили в большей гармонии с мирозданием, чем наши современники. Каждый день Лариса стремится приблизится к первозданным истокам в поисках ощущения гармонии самыми простыми способами — она любит природу, любит цветы, которые выращивает в своем дачном саду, и они отвечают ей взаимностью, являясь самыми красноречивыми «шпаргалками» в постижении сложной науки гармонии цвета.

«Творчество, — уверена Лариса, — как, впрочем, креативный подход к любой деятельности, дарит возможность выйти за пределы обыденности и тем самым помогает обрести неординарные способности».
«То, что мы живем, — говорит художник, — уже чудо, это уже не обыденность, это огромный дар!» — картины Ларисы Белимы передают это восхищение жизнью. В ее работах не каждый найдет сходство с увиденными картинами мира, но непременно ощутит то настроение, которое, зачастую, передано в ее абстрактных полотнах отчетливее и ярче, чем сама реальность.

Истоки ее вдохновения — природа, линии пейзажей, архитектура, и, в самой большей степени, древние фрески, которые являют все те же непревзойденные подсказки для художника, ищущего особенную философию в сочетании красок на холсте.

Художник  Лариса Белима

Художник
Лариса Белима

Художник АЛЕКСАНДР ПОЛЕНОВ. Композиция «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ», 1991 г., 90х120

 Художник  Александр Поленов. Композиция  "Сон в летнюю ночь"

Художник
Александр Поленов.
Композиция
«Сон в летнюю ночь»

«Магия работ Александра Поленова состоит в описании особенного тонкого мира чувств, даже чувственности. Героини его сюжетов – бесконечно женственные, утонченные, изысканные, только на первый взгляд кажутся умиротворенными, погруженными в созерцательность мира и своих впечатлений. Стоит вглядеться в их лица внимательнее, как открывается внутренняя напряженность, выраженная в самых разных оттенках ощущений: ожидание, надежда, грусть, сдерживаемое волнение. Эта сдержанность проявлений придает некую аристократичность образам. Прекрасные молодые женщины предстают перед зрителем в фантастическом, будто приснившемся им прекрасном мире, окруженные мечтами и собственными представлениями о красоте. Несмотря на статику, даже в изображении двух спящих красавиц в картине «Сон в летнюю ночь», образы Поленова иллюстрируют движения, порывы эмоций, когда каждый из изображенных в картине предметов, кажется символом, указывающим на нечто важное, происходящее в душе».

Александра Загряжская
Член ТСХР, секция искусствоведения

КАРТИНА ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ПОЛЕНОВА В АРТГАЛЕРЕЕ «ДРЕЗДЕН» в ЭКСПОЗИЦИИ «МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ».
Адрес: ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, д.1

Участники выставки «МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ»
АЛЕКСАНДР ПОЛЕНОВ,
НАТАЛЬЯ МАРКОВА,
ЮРИАН БЕЛЯЕВ,
АЛЕКСАНДРА ЗАГРЯЖСКАЯ

Художник АЛЕКСАНДР ПОЛЕНОВ. Композиция «У ЗЕРКАЛА». 1996 г., 95х105

Художник Александр Поленов. Композиция  " У зеркала",  1996 г.,  95х105

Художник
Александр Поленов.
Композиция
«У зеркала»,
1996 г.,
95х105

«Александр Поленов вошел в московскую живопись на рубеже 80-х годов. Увиденные на московских выставках в ЦДХ, Манеже и на Малой Грузинской улице, произведения Александра Поленова поначалу оставляли странное – меланхоличное и немного тревожное впечатление. Изображающие сказочно народных, как принцы и королевы былых легендарных времен, но грустных и несколько прозрачных женщин и детей, поленовские картины отличались особой несуетной отрешенностью от современности, оставляя совершенно особый, лирически замкнутый мир».
Из статьи Ольги Петрочук

КАРТИНА ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ПОЛЕНОВА В АРТГАЛЕРЕЕ «ДРЕЗДЕН» в ЭКСПОЗИЦИИ «МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ».
Адрес: ХРУСТАЛЬНЫЙ ПЕРЕУЛОК, д.1

Участники выставки «МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ»
АЛЕКСАНДР ПОЛЕНОВ,
НАТАЛЬЯ МАРКОВА,
ЮРИАН БЕЛЯЕВ,
АЛЕКСАНДРА ЗАГРЯЖСКАЯ

Художник НАТАЛЬЯ МАРКОВА. Композиция «ПРИЗРАК СФИНКСА», холст, масло, 70х90

Информация официального сайта художника
www.nmarkova.ru

Художник Наталья Маркова  Композиция  "Призрак Сфинкса"

Художник
Наталья Маркова
Композиция
«Призрак Сфинкса»

МАРКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА,
признанный живописец, книжный и станковый график.

Родилась в Ленинграде. В 1975 году окончила Московский полиграфический институт, затем — частную школу-студию Алисы Порет, ученицы К. Петрова-Водкина и П. Филонова. Активно работает в области книжной графики и станковой живописи. Оформила и проиллюстрировала свыше 100 книг.
Работала художником-журналистом в Афганистане, Армении. Создала серию работ «Война. Апокалипсис», работы, посвященные экологии Земли. Иллюстрировала произведения Апулея, Михаила Булгакова, Рэя Бредбери, Роберта Шекли, Оскара Уайльда. Сделала десятки иллюстраций для журналов «Химия и жизнь», «Пионер», «Знания сила», «Советская женщина».
Ее работы экспонировались в более чем 50-ти российских и зарубежных выставках, в том числе, в Гранд Пале (Франция), музее Прадо (Испания) и других музеях мира. Картины находятся в частных коллекциях, в том числе, Королевы Великобритании Елизаветы II, Его Св. Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.
Лауреат серебряной и золотой медалей Творческого Союза художников России за вклад в отечественную культуру.

Сайт художника НАТАЛЬИ МАРКОВОЙ
www.nmarkova.ru

e-mail: nmarkova_49@rambler.ru
Тел.: +7 (916) 977-30-64

«СВЕТ И ЦВЕТ» ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ И ОБРАЗЫ В СТЕКЛЕ членов-корреспондентов НАТАЛЬИ МУРАДОВОЙ, ТИМУРА САЖИНА, народного художника РФ ЛИДИИ ФОМИНОЙ

В экспозицию работ Натальи Мурадовой и Тимура Сажина, состоявшуюся в залах Российской Академии художеств вошли авторские текстильные панно Н.Мурадовой и произведения из стекла Т.Сажина и Л.Фоминой.
Авторы выставки – ведущие мастера современного монументально-декоративного искусства. Их творческое содружество, отмеченное поиском собственного стиля и дерзкими экспериментами в области синтеза искусства и архитектуры, продолжается более 20 лет.
За эти годы художники создали значительные крупномасштабные произведения в интерьерах важнейших государственных учреждений, общественных и культурных объектов, таких как Посольство СССР в Париже, Министерство иностранных дел, Олимпийская деревня, Государственная Третьяковская галерея, Музей художественного стекла в Москве, мемориал Хо Ши Мина во Вьетнаме.

Тимур Сажин, народный художник РФ  Лидия Фомина  «Амфора»

Тимур Сажин,
народный художник РФ Лидия Фомина
Выставка «Цвет и свет»

В 1990-е годы художники принимали участие в грандиозном проекте реконструкции Резиденции Президента России в Московском Кремле, создав люстры для кабинета Президента и других помещений, монументальные панно и гобелены ручной работы, Зимние сады с хрустальными деревьями в натуральную величину, фонтанами со стеклянными рыбами, птицами и бабочками.
50-метровый гобелен «Сияние Москвы» выполнялся на знаменитой французской фабрике в Обюссоне под наблюдением автора. Н.Мурадова является единственным русским художником, когда-либо работавшим в этом уникальном месте. Ее эскизы и картоны хранятся в музее Обюссона рядом с рисунками Ватто, Буше, Жака Люрса.
В 1999 году началась работа по оформлению интерьеров Верховного Суда России. Среди выполненных объектов – уникальный, не имеющий аналогов в декоративно-прикладном искусстве большой хрустальный Герб России для зала заседаний Пленума Верховного Суда, 150 вариантов различных люстр и бра для холлов, фойе и залов, гобелен ручного ткачества «Время», формирующий пространство библиотеки, панно «Москва – центр культурных событий» и др.

Художник   Тимур Сажин Композиция  "Рыба"

Художник
Тимур Сажин
Композиция
«Рыба»

Станковые произведения художников представляют собой сложные по мысли, музыкальные по звучанию, виртуозные по технике исполнения композиции.
Наполненные различными ассоциациями, работы Н.Мурадовой отсылают нас к истокам русской культуры, тонкому поэтическому слову, непреходящей красоте памятников архитектуры. В своих текстильных фантазиях — панно «Непрочный памятник мгновенью», «Ужас и восторг великого города» Н.Мурадова экспериментирует с фактурой текстиля, с цветом, создавая оригинальные объемные композиции из фрагментов различных тканей, добиваясь большой декоративной выразительности.

Тимур Сажин, народный художник РФ  Лидия Фомина  «Амфора»

Тимур Сажин,
народный художник РФ Лидия Фомина
«Амфора»

Т.Сажин и Л.Фомина (творческий псевдоним САФО) комбинируют стекло с другими материалами, в т.ч. с гобеленом, что усиливает эмоциональное восприятие произведений.
Стремление авторов к эксперименту нашло яркое выражение в камерной стеклопластике, тяготеющей к природным формам (серии «Скрипки», «Плоды», «Рыбы»). Почти объемные сосуды в рельефах «Амфоры», словно растворившиеся очертаниями в массе «нефритового» по цвету стекла, увлекают в мир таинственных ощущений сопричастности древним цивилизациям. Скульптурные формы пронизывает свет, постоянно меняющийся, подвижный, выявляющий природную сущность стекла.

Творчество художников хорошо известно и признано у нас в стране за рубежом. Их произведения находятся в собраниях Государственного Эрмитажа, Исторического музея, Американского музея стекла «Corning Museum of Glass», Национального музея стекла в Финляндии, музея «Arts and Design» в Нью-Йорке, в других российских и зарубежных музеях, а также в частных коллекциях.

Конт.тел.: 8(495)637-47-71, 8(495)637-25-69
E-mail adv@rah.ru adv2@rah.ru

Искусствовед СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН: художник ЛАРИСА БЕЛИМА

Искусствовед Станислав Айдинян:

«… Очень созвучно картинам Ларисы музыкальное сопровождение этой экспозиции. Звучит блюз. И есть картины, встречающие зрителей в первом зале, которые именно так и называются «Блюз». Грусть блюза, выраженная в синих и голубых тонах (в переводе с французского «bleus» — синий) в картинах Ларисы Белимы очень тонко, зрело приближает нас к тому, как делались выставки в Европе, в начале этого века и в пятидесятых-шестидесятых годах прошлого. Хочется отметить такие работы, как эта фиолетовая, я ее специально перевернул, посмотрел за пределы рамы, картина называется «Вересковая долина». Каждая работа, в смысле ассоциаций, исходящих из названия любого профессионала-абстракциониста несет свою смысловую нагрузку.
Марк Ротко – один из жрецов и теоретиков абстрактного искусства считал, что всегда нужно исходить из названия. И в данном случае, это особенно важно».

 Искусствовед  Станислав Айдинян  перед картиной  "Вересковая долина" на выставке Ларисы Белимы.

Искусствовед
Станислав Айдинян
перед картиной «Вересковая долина»
на выставке Ларисы Белимы.

…«Тайна Фараона» — так названа эта работа Ларисы Белимы, отнесена по ассоциациям художницы к Египту. Мне сюжет представляется маревом сна, где Египет предстает мягким, с плавящим солнцем».
Искусствовед Станислав Айдинян

Художник Лариса Белима  Композиция  "Тайна Фараона",  холст, масло  100х90, 2012 г.

Художник
Лариса Белима
Композиция
«Тайна Фараона»,
холст, масло
100х90, 2012 г.

 Художник  Лариса Белима,  искусствовед Станислав Айдинян

Художник
Лариса Белима,
искусствовед
Станислав Айдинян

В ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ РЯБИЧЕВЫХ.

МАСТЕРСКАЯ ДМИТРИЯ (ДАНИИЛА) БОРИСОВИЧА РЯБИЧЕВА.
Сегодня художественные традиции, заложенные основателем мастерской известным скульптором Дмитрием Рябичевым продолжают сын скульптора Александр
и внучка Даниэла

Мастерская Рябичевых сегодня.  Произведения скульптора Дмитрия (Даниила) Борисовича Рябичева и Александра Данииловича Рябичева

Мастерская Рябичевых сегодня.
Произведения скульптора Дмитрия (Даниила) Борисовича Рябичева и Александра Данииловича Рябичева

В мастерской Рябичевых на Светлом проезде.

Александр Рябичев в мастерской, 2012 г.

Александр Рябичев в мастерской, 2012 г.

Скульптор Александр Рябичев, член Московского Союза Художников России, руководитель творческих групп в Доме творчества в Переславле Залесском ( 1985-1987 гг..), лауреат Международной премии Дж.Неру ( 1992 г.), член комиссии по монументальному искусству в Московской Городской думе ( 2000 — 2004 гг..)
участник выставок, автор памятников, созданных в соавторстве с отцом скульптором Дмитрием (Даниилом) Рябичевым: памятники Джавахарлалу Неру, Махатме Ганди, Индире Ганди, скульптурная композиция, посвященная Дружбе народов — «Вечная дружба» («Танцующие дети»), воссозданная по эскизам отца.

Даниэла Рябичева, 2012 г.

Даниэла Рябичева, 2012 г.

Даниэла Рябичева: «Индия — страна, где художник может на каждом шагу увидеть сюжет для картины. Храмы, улицы, произведения искусства, яркие одежды людей, танцы — все в этой стране может стать картиной. Дедушка сделал много снимков в Индии, когда путешествовал и работал там. Индия мне представляется страной особенных людей, необычных, которых хочется понять, и я узнаю Индию так же по фотографиям, созданным дедушкой Дмитрием Борисовичем. Есть сотни кадров людей, которые позировали специально для моего дедушки, чтобы, возможно, он создал потом их скульптурные портреты. Эти фотографии сегодня мне очень помогают в работе над композицией, которую я пишу».

Рисунок Даниэлы Рябичевой. "Индия"

Рисунок Даниэлы Рябичевой.
«Индия»

Рисунок Даниэлы Рябичевой "Индия"

Рисунок Даниэлы Рябичевой
«Индия»

Когда я начинала серию рисунков на тему Индии, я посмотрела множество фильмов, репортажей, концертов, бывала на мероприятиях, которые организовывают в посольстве Индии, чтобы увидеть как выглядят национальные костюмы, движения танцовщиц, какие используются сочетания цветов в украшениях. У меня осталось очень много набросков, но то, что я делаю, мне хочется связать с Индией моего дедушки. Это какая то особенная для меня часть жизни — и в мастерской и дома есть множество вещей, которые связаны с этой темой, они меня окружали с детства, и теперь я понимаю, почему многие композиции мне хотелось выполнить именно в графике, сейчас, я думаю, это потому, что вместе с цветными фотографиями и слайдами дедушки, которые я постоянно смотрела, в альбоме я разглядывала много фотографий черно-белых, которые он снял. Но эти черно-белые снимки людей крупным планом, которые смотрят прямо в камеру, мне очень помогли понять какие то вещи про Индию.
Индия представляется очень музыкальной, спокойной, умиротворенной, не похожей ни на какие другие страны, и еще я ее люблю, благодаря своему дедушке и папе.

Даниэла Рябичева Композиция "ИНДИЯ, ИНДИЯ..." бумага, гуашь, 2013 г.

Даниэла Рябичева
Композиция
«ИНДИЯ, ИНДИЯ…»
бумага, гуашь,
2013 г.

Мастерская Дмитрия Борисовича Рябичева сегодня остается храмом искусств, как называл ее сам скульптор. В этих стенах воплощаются многие художественные проекты известных мастеров и молодых художников, находящих отклик и содействие для реализации своих творческих идей. В мастерской Рябичевых проходят художественные выставки талантливых авторов, творческие встречи и мероприятия, посвященные памяти великого скульптора, основателя Творческой мастерской Дмитрия Борисовича Рябичева.

 Мастерская Рябичева

В мастерской Рябичевых 13 февраля 2013 г. Скульптор Александр Рябичев

В мастерской Рябичевых 13 февраля 2013 г.
Скульптор Александр Рябичев

В мастерской Рябичевых  13 февраля 2013 г.

В мастерской Рябичевых
13 февраля 2013 г.

Даниэла Рябичева. Автопортрет рядом с портретом Бабушки Валентины Ивановны Боруновой

Даниэла Рябичева. Автопортрет рядом с портретом Бабушки Валентины Ивановны Боруновой

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ РЯБИЧЕВ.

 Мастерская Рябичевых 45 лет (афиша к выставке Династия)

ДМИТРИЙ (ДАНИИЛ) БОРИСОВИЧ РЯБИЧЕВ — ОДИН ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОВРЕМЕННОСТИ ВОШЕЛ В ИСКУССТВО В СЕРЕДИНЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ, ИМЕННО В ТО ВРЕМЯ, КОГДА СОВЕТСКИЕ МАСТЕРА ОБРЕЛИ ОСОБЕННУЮ СВОБОДУ САМОВЫРАЖЕНИЯ, КОГДА РОДИЛИСЬ ЯРКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВСЕХ ВИДАХ ИСКУССТВА, СПОСОБНЫЕ И ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ «ОТТЕПЕЛИ» ВЛИЯТЬ НА ТВОРЧЕСТВО ЛУЧШИХ ХУДОЖНИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ. НА РУБЕЖЕ 50-60-ых ГОДОВ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ЗАБУРЛИЛА.

 Искусствовед Валентина Ивановна Борунова среди коллег  (из архива  Александра и Даниэлы Рябичевых)

Искусствовед Валентина Ивановна Борунова среди коллег
(из архива Александра и Даниэлы Рябичевых)

В 57-ом г. СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ СЪЕЗД СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ И ИСКУССТВОВЕДОВ, КОТОРЫЙ СОБРАЛ БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ, ОПРЕДЕЛИВШИЙ НА ГОДЫ РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА. ТОГДА ЖЕ СОСТОЯЛАСЬ И ВСЕСОЮЗНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА, ЭКСПОЗИЦИЯ КОТОРОЙ ПРЕДСТАВИЛА ТВОРЧЕСТВО МАСТЕРОВ ВСЕХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ ОКАЗАЛАСЬ В ЧИСЛЕ ОСОБЕННО ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В СФЕРЕ ИДЕОЛОГИИ ДРУЖБЫ НАРОДОВ И ЕДИНСТВА КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ОГРОМНОЙ СТРАНЫ. ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ И ТОТ ФАКТ, ЧТО ПРОФЕССИЯ ХУДОЖНИКА В ТО ВРЕМЯ СТАЛА ОСОБЕННО ПРЕСТИЖНОЙ, БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ МАСШТАБНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, АВТОРАМИ КОТОРЫХ СТАЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ МАСТЕРА, БОЛЬШИНСТВО КОТОРЫХ ПОЛУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО ПРЕКРАСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НО И БОГАТЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ, ПРОШЛИ ВОЙНУ, ФРОНТ, ЗАКАЛИЛИСЬ ДУХОВНО. ЭТО БЫЛО ОСОБЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАСТЕРОВ — С СИЛЬНОЙ ЖИЗНЕННОЙ И ДУХОВНОЙ ПОЗИЦИЕЙ, КОТОРЫМ ПРЕДСТОЯЛО ОТРАЗИТЬ В СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ СУТЬ ВЕЛИКОГО ПОДВИГА НАРОДА. В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОГО ВРЕМЕНИ ОТЧЕТЛИВО ЗВУЧИТ ТЕМА ПОБЕДИВШЕГО ГЕРОЯ. К ЭТОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОТНОСИТСЯ И СКУЛЬПТОР ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ РЯБИЧЕВ.
С ТЕХ ПОР МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ И В ЖИЗНИ СТРАНЫ И В ИСКУССТВЕ. МНОГИЕ ПАМЯТНИКИ, СОЗДАННЫЕ ДМИТРИЕМ БОРИСОВИЧЕМ В СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ ПОДВЕРГЛИСЬ РАЗРУШЕНИЮ ПО ИДЕОЛОГИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ, НО ОНИ, ВОШЕДШИЕ В МИРОВЫЕ КАТАЛОГИ ЛУЧШИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, НАРЯДУ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ СКУЛЬПТОРА, УКРАШАЮЩИМИ ГОРОДА РОССИИ И МИРА, ОСТАЮТСЯ ЯРКИМИ СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ ИСКУССТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМИ О РАЗВИТИИ СОВЕТСКОГО ИСКУССТВА ОДНОГО ИЗ ЯРКИХ ПЕРИОДОВ СОВРЕМЕННОСТИ.

АВТОР: СОФИЯ ЗАГРЯЖСКАЯ, 2011 г.
МГХПА им. С.Г.Строганова